Manafonistas

on life, music etc beyond mainstream

Author Archive:

 

1. Sun Kil Moon: Common As Light And Love Are Valleys of Blood  2. Tinariwen: Elwan 3. Anouar Brahem: Blue Maqams 4. Ray Davies: Americana 5. The Mountain Goats: Goths 6. Jon Balke – Siwan: Nahnou Houm  7. Father John Misty: Pure Comedy 8. Stephan Meidell: Metrics  9. Tom Rogerson with Brian Eno: Finding Shore 10. Fleet Foxes: Crack Up 11. Erik Honoré: Unrest  12. Sam Genders: Dorothy  13. Stein Urheim: Utopian Tales  14. BJ Nilsen: Gran Paradiso 15. Stefano Battaglia: Pelagos  16. LCD Soundsystem: American Dream 17. Gas: Narkopop 18. Darren Hayman: Thankful Villages, Vol. 2 19. Björn Meyer: Provenance 20. Grandaddy: Last Place (this last place is an excellent place, this guy‘s music is very close to me)

 

And, ready to enter this list of unsurpassable beauty, sadness and magic, at any place in between, Neil Young‘s HITCHHIKER, the vinyl version, finally unearthed after a long sleep in the archives …

 

2017 31 Mai

Not too late for the sky (Mountain Jam remix)

| Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Comments off

„There’s a dark side to each and every human soul. We wish we were Obi-Wan Kenobi, and for the most part we are, but there’s a little Darth Vadar in all of us. Thing is, this ain’t no either or proposition. We’re talking about dialectics, the good and the bad merging into us. You can run but you can’t hide. My experience? Face the darkness, stare it down. Own it. As brother Nietzsche said, being human is a complicated gig. Give that old dark night of the soul a hug! Howl the eternal yes!“

(Chris in the morning, Northern Exposure)

 

Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger. Chris am Mikrofon. Cicely. Ein Rentier auf der Strasse. Seine kleine Radiostation. Ed schaut vorbei. Und ich dann auch, ein kleiner Gastauftritt. Chris wollte mal ein richtiges Interview machen:) Die wundervolle Serie „Northern Exposure“ („Ausgerechnet Alaska“). Jetzt endlich in originaler Version, in einer fetten DVD-Box. Vor längerer Zeit sah ich etliche Folgen wieder, auf grosser Leinwand, in einer ging es um Bella Italia, Dante, und die Tücken, eine neue Sprache zu lernen. In der anderen, „Fish Story“, traten drei Rocker auf, mit Motorrädern, am Ende der Welt. Und in der Kneipe lief plötzlich ein alter Song der Allman Brothers Band. Stunden vorher hatte ich daran gedacht, wieder mal im Fillmore East aufzutauchen, an diesen drei Abenden, 1971, an denen sie für die Ewigkeit spielten, Monate, bevor Duane verunglückte. Ich werde mich nie satt hören an diesem Doppelalbum. Diese Musik erfüllt mich, dabei war ich nie ein Blues Brother. „In Memory of Elizabeth Reed“ liebte ich als Teenager  genauso wie „Moon in June“. Ich hätte gerne nachts im Sender diesen Blick nach draussen, eine Sendestation an der West Coast würde mir auch gefallen, es muss ja nicht gleich ein Leuchtturm sein, und, wie einst bei John Carpenter, der Nebel des Grauens aufziehen.

 
 

Chris: What are your favourite Jackson Browne records?

Michael: Late For The Sky and Running On Empty.

Chris: When did you listen to them recently?

Michael: Not recently. I think maybe 20 years ago.

Chris: What happened?

Michael: Nothing. Time. But I really love them.

Chris: What is so great about them?

Michael: One is about being too late for the sky. If you are in misery, Late For The Sky (or is its title Too Late For The Sky) calms you down. Makes misery sound uplifting. Like slow-motion surfing on a long wave. Jackson Browne loves surfing, by the way.

Chris: And the other one? Running On Empty …

Michael: That one crosses different scenarios, spaces, atmospheres. It is deeper than most road sagas partly because Browne had the brilliant notion of recording on the fly … It also works because he tapped the culture’s circa-1977 sense that it was running on empty, feeling like a trashed Holiday Inn room. Empty is about something larger than the misery of room service.

Chris: What is the greatest American rock album ever?

Michael: The Allman Brothers Band Live At Fillmore East.

 

„Einer der Tischgenossen zog die verstreuten Karten an sich und machte so einen Großteil des Tisches frei; doch er tat sie nicht zu einem Päckchen zusammen und mischte sie auch nicht; er nahm eine Karte und legte sie vor sich hin. Wir alle erkannten die Ähnlichkeit seines Gesichtes mit demjenigen der Kartenfigur und glaubten zu verstehen, dass er damit ‚ich‘ sagen wollte und sich anschickte, seine Geschichte zu erzählen.“

(Italo Calvino)

 

Ray Davies should have been our special guest, but he couldn’t make it, possibly he will, at one time, return to his favourite German town. A perfect place for re-installing his „Green Preservation Society“, in a hinterland full of castles, horses, dead rails and whimsical country lads. So there we were, the fearless six, girls and guys, Lajla, Martina, Gregor, Jochen, Ulrich and me, coming together at the „Dorfkrug“, under old trees, on green grass, soft drinks on the table. We had many stories to tell in the heat of the day, a soft breeze kept everything swinging and everybody at good mood. Though half of the bunch were missing, this mix of old and new friends, aquaintancies and lovely strangers, with all their different backgrounds, had a touch of Italo Calvino – unclear proportions of fate and randomness, talking to the rhythm of the moment – holes and revelations, strictly confidential. Thinking music, Ulrich and I hailed Peter Gabriel’s „Melt“ as being his best solo album. At least that can be revealed.

2017 27 Mai

Kindheitsdinge

| Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 18 Comments

Es ist ein Kindheitsding, zu Sgt. Pepper zurückzukehren. Und wie es so ist auf Zeitreisen, ist das Ich des Reisenden ein anderes – nicht so häufig passiert es, dass auch das Zielobjekt eine veränderte Gestalt annimmt, aber diese neuen Stereo- und Surroundmixe des Sohns des fünften Beatles sind genauso verblüffend, wie es unzählige Magazine und Internetforen verkünden. Ich konnte gestern mein elektrisches Kino kaum verlassen, als ich den Tag zur Nacht machte, und das wichtigste Album meiner frühen Teenagerjahre (fucking 12) von allen Seiten auf mich einrauschte, wieder und wieder, und der unfassbare Schlussakkord des finalen Songs eine wiederkehrende Ganzkörpergänsehaut erzeugte. Vielleicht ist heute einer der Tage, an denen ich einen Wunsch frei habe: ich will, unbedingt, Pokalsieger werden. Als magisches Ritual lief heute, als Einstimmung, Grandaddys jüngstes Album, auf der Autobahn, nonstop. Ich bin nicht in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, um den Fussballblues zu erleben. Das ist übrigens auch ein Kindheitsding. (Münster, Marktcafé, 11.02 Uhr) P.S.: DONE! Morgen dann in Dortmund, Kreuzviertel, you’re welcome!

 
 
 

 

 

von links nach rechts: 1. Reihe, Sgt. Pepper, Apfelsaftschorle, Currywurst mit Pommes Frittes und hauseigener Sauce (Strobels, neben dem Stadion) – 2. Reihe: alles Dortmunder (lauter Wesen und Dinge, die in der alten BRD und noch früher Spuren hinterlassen haben; keine Ahnung, allerdings, ob der BVB vor der Erfindung der Currywurst gegründet wurde, Uwe Timm hat mal ein Buch darüber geschrieben) 

Hi, Michael, I’m sitting at the kitchen table looking out at the garden as I write this. It’s a beautiful day in late spring/early summer and uncharacteristically hot and sunny for this time of year in the North of England so everything looks and feels especially perfect. The grass in warm underfoot and insects are buzzing gently between the flowers outside. Occasionally a goldfinch comes to the feeder to steal a few sunflower hearts.

I’m enjoying the weather despite being very over-tired from being away a lot with the bands (Diagrams and Throws) and am feeling calm and happy to be answering these questions. I just arrived home from teaching (I teach primary school children how to play guitar 4 days a week – I enjoy it) so I’ve also got that nice ‚just finished work‘ feeling which is probably helping create this general feeling of well being.

Inside it’s fairly cool. Basic kitchen, while floor tiles, old brown 1970’s wall tiles with harvest themed stencils and white walls. No pictures on the walls yet as we’ve been so busy since we moved in 4 years ago. Plus my wife Sofia has been unwell with Chronic Fatigue Syndrome for the last couple of years so we’ve de-priortised the less important things like decorating and too-much-cleaning. If you walk around to the front of the house you’ll see trees, the road and then in the distance the hills of the Peak District. 

 
 
 

 
 
 

Michael: Lyrics always have a melodic element. But if the verses are not put into simple rhyme structures, you wouldn’t normally try to sing along with them internally. What made it for you, in the very beginning, so attractive to make songs out of these poems by Dorothy Trogdon?

 

Sam: It all began by accident. I was given Dorothy’s book Tall Woman Looking by an artist / architect friend Marion McLaren who pointed out one poem in particular. The poem was called „Mnemosyne“ and dealt with identity and the self in relation to memory and inspiration, both (at least as I saw it) as non-physical entities and as parts of a physical network of neurons inside the brain, nestled inside the human skull. As I read the poem it turned itself into a song in my mind. It wasn’t an intentional attempt to adapt the poem and I did alter some of the lines and structure to fit the song that was forming itself. It was only afterwards when I had a completed song that I rather liked that I realised I’d need to contact Dorothy. I planned to ask if she would allow me to use the adapted words but I quickly became excited about the idea of asking her if she would help me to write some lyrics.

I wrote her a long rambling email explaining why I loved her poems and why I thought we would might work well together. The first part was simple – I loved her words and thought she had a great talent. Some of the poems jumped out at me … MNEMOSYNE „Under the grey thatch, beneath the bone arc of my skull …“ RON „… Seven funerals in the cemetery that day, how many stars blinked out, how many deer sank to tenor knees in the forest.“ DESIRE A HUNGRY LION. “ … Look well at the fur and claw of wildness, your brother …“

Why I thought we might write well together was that we both touched on many of the same subject matter in our words. Nature, science, doubt, the challenges of being human. I think most of all I was excited to write with someone who I felt I could learn from. I’m often invited onto projects as the main lyric writer and I love that but this felt like an opportunity to go back to school.

 

Michael: „The Sheffield-Orcas-Connection“… You travelled a long way to meet the old lady at the end of the world … 

 

Sam: Many of the images on the album come from Orcas Island and Dorothy’s surroundings and there are lots of field recordings on the record that were made on the island … the sounds of the wind in the trees and of the sea and streams. When I wrote the songs and recorded them however I hadn’t visited Orcas so all of that came to me through Dorothy’s poetry. It’s a testament to her skill that when I did finally visit Orcas I felt as if I had been there before.

 

Michael: Being a Britsh songwriter formerly filed under the rather shortminded „freak folk“-label with the first two Tunng records, it seems at least rather eccentric to join forces with a 90+ year old woman who had written her whole life but yet recently published her first collection of poems. Do you see this in a special English tradition of sidewards thinking (the „lateral drift“ once described by Robert Pirsig) and  looking for fresh ideas in areas outside of fashion and zeitgeist? Robert Wyatt has always loved this oblique way of looking at private/political things from a very singular perspective, Ray Davies wrote „The Village Green Preservation Society“ when everybody was thrilled by the summer of love, the „far out“ songs and poems of Ivor Cutler come to mind, too … 

 

Sam: I love the idea that this album could fit in with that tradition and it has inspired me to want to think more like in the future but in truth the book came to me without any intention on my part and naturally led to the first song and then to the idea of contacting Dorothy. I was just lucky. I’ve been reading some of your blogs and interviews with people like Brian Eno, Rick Holland and Karl Hyde and I feel they are good examples of people who create magic through collaboration. I feel I’ve experienced a little of that magic through working with Dorothy.

 

Michael: I heard you have that cover painting hanging in your house. It has this kind of retrofuturistic Jules Verne-like feel about it. And these poems, they have this fine balance between everyday observations and universal themes, always with a low-key tone, never a big message …

 

Sam: There was a little synchronicity here because the image existed long before the album. I found it online a few years ago and it’s by a great collage artist called Jesse Treece. I like all his work but I really loved this. I considered it for the cover of the previous album but for a few reasons it didn’t happen. When I was making the Dorothy album I wrote to Jesse and asked if he might consider letting me use it and he agreed. I was drawn not so much to any particular element but to some kind of overall sense or emotion that I got when looking at it. It was only after visiting Orcas (by which time I’d already decided to use that image) that I realised the colours and light are a great representation of the colours and light on Orcas Island.

 

Michael: „It’s only light“ – can you describe how the melody came into being?

 

Sam: There are three songs on the album that are Dorothy’s poems set to music. „Under The Graphite Sky“, „I Tell Myself“ and „Everything“. Crimson Leaves contains the entirety of Dorothy’s poem „Blue Sheet of Sky“. For the other songs the lyrics were written collaboratively. For „It’s Only Light“ I had written the title, the music, melody and chorus and I had an idea of what I wanted the verses to be about. I sent my ideas and a musical sketch to Dorothy and she responded with a beautiful poem that became the core of the lyrics and brought a real power to the song.

 
 
It’s Only Light (for Sam)
 

Morning and the sun
comes in at the window,
brings us the day
painted yellow and blue.

Shines on your hair
as you sit by the window,
shines on the coffee cups
and pitcher of cream.

everything’s brighter
newer, closer—

It’s only light.

 
 
 

 
 
 

Michael: And Dorothy’s response when she heard the album, apart from, I suppose, a big smile on her face. I imagine she grow up with a different kind of music …

 

Sam: We spoke about our shared love of choral music. Vivalidi’s Gloria. Händel’s Messiah, Arvo Part and others. Later I sent her a copy of Officium by Jan Gabarek which she loved. When I first played her the album I had arrived at her house with a CD clutched nervously in my hand. A wild deer was feeding on her lawn and 9 or so humming birds were swarming by the back door. She made coffee and we sat and listened in her front room. Afterwards she said she loved it and we were both a little emotional. And yes she smiled a lot!

 

Michael: Looking back to my favourite Tunng album Good Arrows I once wrote with deliberte enthusiasm: “ … a peak of contemporary (pop) music full of melodic surprises, laid-back thrills, hypnotic singing. Every corner in these surreal pieces is awesome and filled with weirdness and silence in equal measures. Today it has finally reached the status of one of the best English albums of the last 100 years, and, just think about it and smile, when they recorded in a London cellar room, they constantly dreamed of Californian sundowns.“ The Californian thing was what Mike Lindsay told me about it during a phoner. Fits your memory, Sam? 

 

Sam: To answer this I had to go and find an old copy of the album. It’s been many years since I looked and there are songs on there and lyrics I’d forgotten about. I think there’s an element of my own internal world and what was at the time quite a troubled mind. I wasn’t finding life easy. But it’s the sound of a troubled mind moving towards the light. There’s a sense of possibility and of special things happening when you join together with others – in collaboration, in a band, in any field of life.

There’s a touch of California perhaps – we’d not long previously been on tour in America and I think „Bricks“ might have been written in a hotel room on that tour with the sun shining outside. I’m not sure I’d have remembered that if you hadn’t mentioned it … but the Californian dream certainly fits that sense of things being possible. There are quite a few mentions of death – in „Bullets“ in particular and „Hands“. There is obviously a lot of darkness when dealing with death but I also see it as an integral part of life and part of what gives life most meaning. I think if our culture could embrace death a little more deeply we might all appreciate life and each other more.

2017 22 Mai

Bridge

| Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Comments off

 

 
 
 

One of the power spots of childhood days. Nothing has ever been happening here. This bridge saw me breathing hard when I was a long distance runner, only seven years on the planet, later on we climbed down to the rails. The bridge was a place of comfort, even on Sundays. At every age I returned once in a while, I collected different kinds of sky blue skies and clouds with Latin names. I even collected different kinds of emptiness.

 

„Leere ist mehr als nichts. Sie ist ein Zustand, vor dem wir intuitiv fliehen, und den wir erst genießen können, wenn er eintritt.“ Interessant. In Birbaumers & Zitlaus Buch über das überschätzte Denken und diverse Erfahrungsweisen der Leere im Gehirn werden einige Hirnareale erkundet, in einem munteren „crossover“ der Wissenschaften. Des einen horror vacui ist des anderen Mini-Sartori. 256 Seiten kosten 20 Euro.

Ein Weg, Furchtlosigkeit zu entwickeln, bleibt auf ewig, dem grössten Schrecken die Stirn zu bieten, Jon Hassell erzählt davon im Begleittext (oder in Interviews) zu seinem fantastischen Album „Dream Theory in Malay“ – man kann es aber auch so anstellen wie das „erzählende Ich“ von „My Favourite Thing is Monsters“ – unser Thriller des Monats, eine „graphic novel“, ein wahrlich berauschender Genre-Mix. Bei den Manafonisten stehen „graphic novels“, soviel ich weiss, aber was weiss ich schon, nicht gerade ganz oben auf der Begeisterungsskala (ausser bei Martina), aber dieser „Schmöker“ der besonderen Art könnte das ändern.

 
 
 

 
 
 

Ob Patti Smith schon die finale dritte Staffel von „Broadchurch“ gesehen hat, die jüngst auf DVD und BLU RAY erschienen ist? Es würde ihre Wertschätzung britischer Kriminalserien bekräftigen. Die Armseligkeit deutscher Serien-Formate tritt da nur noch krasser ins Blickfeld. Jetzt bin ich mir sicher: „the revolution has been televised“. Man sollte sich von dem Gedanken freimachen, bei diesen Serien der Extraklasse gehe es um gute Unterhaltung und andere Formen des Zeitvertreibs. Ich glaube, dass hellwache Zeitgenossen beim Eintauchen in ausgewählte Serienwelten manche Form von Katharsis durchlaufen, und dermassen aufgerüttelt werden, dass Psychoanalytiker um ihre Kundschaft fürchten könnten. Kleine Übertreibung, klar. In therapeutischen Sitzungen setze ich,  zunehmend und begleitend, auf den jeweilgen Klienten „zugeschriebene“ Serien ein. Gerade in der Trauer- und Traumaarbeit können Serien wie „The Leftovers“ oder „Broadchurch“ enorm unterstützend wirken.

Eigentlich hatte ich vor, Midori Takadas „Through The Looking Glass“, das mir eines Morgens von UPS übergeben wurde (ein Hörer der Klanghorizonte aus Truro hatte die Eingebung, es mir für meine Sendung zukommen zu lassen) als Geheimware in die nächste Nachtsendung zu schmuggeln, aber kaum hatte ich das Werk nachts erstmals in aller Ruhe (und mit einer gewissen Portion Leere im Gehirn) gehört, hatte Uli Koch bereits seine Geschichte zum Album erzählt. Das Werk aus dem Jahre 1983 lässt sich diesem flatterhafte Genre von „Fourth World Music“ zurechnen, in dem diverse Erdzonen ein eher abenteuerliches als gepflegtes Verhältnis eingingen, ehe das Gros der „Weltmusik“ sich in einen Groovestadel der Gemütlichkeit verwandelte.

Anzusiedeln zwischen kühner Träumerei, Wissensdurst und einem fortgesetzten Abstreifen eingetrichteter No-Go’s: die Exotica der Midori Takada und das Leben von Susan Sontag (1934-2004) haben einiges gemeinsam, weit über klassisch feministische Themen hinaus. Seit einiger Zeit liegt das lange Gespräch, das Susan Sontag und Jonathan Cott in Paris und New York führten, in Buchform vor. Wie die Manfonisten im Normalfalle, so scherte sich auch die Amerikanerin keinen Deut um fadenscheinige Trennungen von Pop- und Hochkultur. Was für ein spannendes Erinnerungsfundstück!

Und das Album des Monats? Ein Songzyklus aus dem berühmten einen Guss, Vertonungen von Gedichten einer über 90 Jahre alten Lyrikerin, die zwar ihr Leben lang schrieb, aber erst im hohen Alter einen ersten Band an die Öffentlichkeit brachte. Fernab aller Exzentrik tauchte Sam Genders aka Diagrams in diese Gedichte ein,  und brachte das Kunststück fertig, diese reimfernen Gebilde in sanft fesselnde Songs zu verwandeln.

The first time I’ve been in the Village Vanguard, as a teenager, was when Keith Jarrett had been playing there with his American quartet adding another percussionist. A rather small space, historic value tends to make places bigger. Of course I had only been there with my ears listening to Jarrett’s fantastic Fort Yawuh. Every jazz lover has a collection of records that had been recorded there, a jazz power spot of sorts. Paul Motian was part of the Fort Yawuh-performance, and memories of the late drummer were lingering through the space with its warm acoustics when Bill Frisell and Thomas Morgan entered the club and started playing Motian’s composition „It Should Have Happenend A Long Time Ago“. Only guitar and bass, and the way they evoke these sepia-tinged colour fields, immediately haunts you. There is nothing radical about their playing, no wild gestures Frisell used to offer on Andrew Cyrille’s beautiful ECM album, no rocking the field like Frisell did on Lucinda Williams‘ recent Highway trip, and then again, I can be easily mistaken here. Though this gorgeous young bass player and the whitehaired sixtysomething move through history with peace at heart and, as Germans say, „grosser Seelenruhe“, this is not an oldfashioned affair about glorious days. This is exciting in all its quietness, you don’t wanna miss a single note. Small Town is a perfect late evening record. Candlelight ist no cliche here, it’s part of the instruction manual.

1 – TIME TRAVELS WITH RAY

 

Ich fragte mich schon, ob ich mich in Träumen verausgabe, die Nackenmuskeln sendeten kleine Schmerzimpulse, aber Daphne, Fan von Borussia Mönchengladbach und spezialisiert auf Tiefseetauchen vor Ägypten, bereitete den Verspannungen ein Ende und renkte mir den vierten Halswirbel ein. Jetzt ist auch das Schreiben wieder eine körperliche Freude, zumal die Zeitmaschine angeworfen wird. Daran besteht ja wohl kein Zweifel, wenn Sie so gut sind und einen Blick werfen auf die besonderen Empfehlungen für den Mai. Danke.

Einige von uns erinnern sich noch an die Zeit, als es, in den Sechzigern, in den Siebzigern, keine so leichte Sache war, an rasche Informationen zu aufregenden neuen Schallplatten zu gelangen. Jeder hatte seine Kanäle, von der Europawelle Saar bis zu den frühen Ausgaben der „Sounds“, von „jazz by post“ bis zum Plattenladen des Vertrauens, aber es gab nicht viele Seelenverwandte, die im Radio die heisse Ware aus den USA, aus England, aus Norwegen und Germanien auflegten. Die Lobbyisten der Klassischen Musik erklärten ihre Ware zur einzig wahren und seligmachenden – diese Idiotenelite!

Ich weiss noch, wie sich über Nacht eine ferne, nahe Welt sperrangelweit öffnete, als ich „All Day And All Of The Night“ oder gar „Mr. Pleasant“ hörte, aufsaugte, verschlang, keine Sekunde verpassen wollte! Die Kinks waren und blieben meine No. 1-Band in jener Zeit, die Beatles waren genauso unschlagbar.

Die Stimme von Ray Davies verankerte sich tief in allen Bereichen des Bewussten und Unbewussten – „Ahnungen all inclusive“. Das Reich der Ahnungen nennt man in der Tiefenpsychologie das „Vorbewusste“, und für Teenager sind diese (nie ganz ausgegorenen) Intuitionen und Träumereien eine besondere Zone der Horizonterweiterung. Wie Rays Gesang Soziales und Sexuelles, Existenzielles und Abgründe, verschwindende Grünzonen und Fünf-Uhr-Tee wahlweise zelebrierte, ironisierte oder filettierte, war einzigartig, und er wurde zu meinem Lieblingssänger der frühen Jahre.

Ich folgte seiner Stimme nicht nur durch die Ära der Hits, sondern auch durch die verschlungen Pfade der Konzeptalben. Jetzt erzählen Sie mir nicht, die „Village Green Preservation Society“ sei an Ihnen vorüber gegangen!? Dann besorgen Sie sich am besten – als Einstieg – das kluge Buch zur Platte, aus dem Verlag „33 1/3“, und versinken in eine Songstudie drohender und fortgesetzter Verluste der Arbeiterklasse und anderer Illusionen. Das Tröstliche im Untröstlichen zu finden, ist eine Tugend, der geschliffene Witz eine Waffe von Mr. Davies.

Jetzt ist Ray 72, seine Stimme in bravouröser Verfassung, und er liefert mit „Americana“ ein weiteres Konzeptalbum ab, das noch besser ist als die weitgehend positiven und respektablen Kritiken. Ich höre das Album rauf und runter, die Favoriten wechseln täglich, für einen Song wie „A Place In Your Heart“ würde ich barfuss zum Pokalfinale nach Berlin wandern. Drei Songalben sind mir in diesem Jahr so nah wie keine anderen gegangen, „Common As Light And Love Are Valleys Of Blood“ von Sun Kil Moon, „Pure Comedy“ von Father John Misty, und eben „Americana“. Ich hoffe, im Monat Mai gesellen sich noch The Mountain Goats und Paul Weller hinzu.

 

2 – ABBEY ROAD MYSTERIES

 

„Missed the sixties? Then grab a copy of William Shaws superb A Song From Dead Lips. This is a terrific mystery novel that moves at the speed of a sixties‘ three minute single and has the best female character this side of Salander in many a year. You can literally hear the Beatles as this andrenalined narrative jets along.

 

Das sind die lobenden Worte eines „Lautsprechers“ der englischen Kriminalliteratur, Ken Bruen, aber sie rauschen etwas zu knallig an der Erzählweise der Romane von William Shaw vorbei. Die bislang vier Bücher mit dem Ermittlerteam Breen & Dozer rufen tatsächlich das alte England der „Swinging Sixties“ wach, aber sie sind allesamt ruhig inzensiert, ohne die Knalleffekte literarischer Pop-Art. Und es macht Sinn, sie in Reihenfolge zu lesen. Die ersten Drei, vorschnell zur Trilogie ausgerufen, gibt es auch in deutscher Übersetzung von Conny Lösch (immer ein Gütezeichen), mit den anglisierten Titeln „Abbey Road Murder Song“, „Kings of London“, und „History of Murder“. Der vierte Thriller erscheint am 8. Mai in England.

William Shaw entmystifiziert jene Ära, in der Rassismus, Frauenfeindlichkeit und eine menschenverachtende Aussenpolitik (Nigeria/Biafra) an der Tagesordnung sind, und die aufkommende „Gegenkultur“ permanent attackiert wird. Wiliam Shaw verfügt nicht über den trockenen, schwarzen Humor der Sean Duffy-Kriminalromane aus nordirischen Bürgerkriegszeiten, aber dafür über gleich zwei faszinierende Ermittler. Breen: der Distanzierte, der  sich schwertut mit dem aufkommenden Freigeist, Tozer, die Sensible und Aufbegehrende: zu Beginn ihres Polizeidienstes steht sie eher auf die frühen Beatles, die betörend einfachen, profunden Liebeslieder. All My Lovin‘ – ahhhh!

 

3 – RESHAPE, REMODEL

 

All My Lovin‘ – ahhhh! Wieder 19 sein, aber die Lebenserfahrung und das Selbstbewusstsein von heute in das jüngere Ich transportieren, und dann sicher anders vorgehen, hier und da, willkommen, ihr alten Scheidewege! Wäre das nicht ein Heidenspass, ein Thrill ohne Ende, und manchmal eine ziemlich verstörende Angelegenheit?! In seinem Zeitreiseromanklassiker „Replay“ geht Ken Grimwood alternativen Lebensoptionen nach, und hat damit im alten Jahrtausend einen Kultklassiker dieses alles andere als zeitlosen Themas geschrieben. Anbei finden Sie Brad Meltzers Liebeserklärung an „Replay“! Und seien sich sicher: das ist alles andere als ein komödiantischer Vorläufer vom täglich grüssenden Murmeltier! Bittere Ironie: Grimwood abeitete gerade am Nachfolgeroman, da kam ihm die Zeit dazwischen. Die gnadenlose Spielart der Zeit, die keine Geschenke bringt.

 

4 – SOMETHING WENT TERRIBLY WRONG

 

Das gnadenlose Wirken der Zeit, das keine Geschenke bereithält, Variation. Die Eröffnungssequenz ist fantastisch: das Kind im Arm, das Handy am Ohr, die Waschtrommel, die kleinen Widrigkeiten, der Gang zum Auto, es kann kaum alltäglicher sein, doch von einem Laut bis zur folgenden Lautlosigkeit vollzieht sich ein Break, und die Frau in der Szene braucht zehn Sekunden, etwas zu realisieren, und dann sind es auf einmal drei Jahre, und immer noch ist der Schock, dass etwas Schreckliches passiert ist, tiefenwirksam, und keiner weiss, was genau, wie und warum. Aus solch einem Mystery-Szenario liessen sich fürchterliche Filme machen, aber bei Damon Lindelofs erstem grossen Opus seit „Lost“ darf man, zurecht, höchste Qualität erwarten.

Hier stranden und scheitern die Menschen in Scharen, die Zurückgebliebenen sind wahlweise tief verstörte Einzelkämpfer, um Reste von Würde und Versöhnung bemüht, oder verbitterte Zyniker, in Lebensverachtung und dunklen Riten vereint. Bewegend, wie das Geschehen oft von Stille unterwandert wird, alle Dialoge unhörbar, und die Musik aus dem Off zur zweiten Erzählstimme wird, und aller Erstarrung wenigstens ein Zeitmass, eine Melodie an die Hand gibt. Die kurzen Zeitreisen hier sind gesammelter Schmerz. „The Leftovers“ (Staffel 1) ist grosses, düsteres, unfassbar spannendes Kino für die eigenen vier Wände. Und, ich verspreche Ihnen: das ist erst der Anfang. (Joeys Liste wird bald ein neues Update benötigen.)

 

5 – FIXING A HOLE

 

Erinnerungsseligkeit ist den Menschen von „The Leftovers“ völlig fremd, „the past is a different country“, bei epochalen Werken der jüngeren Musukgeschichte ist Verklärung leicht zu haben, und verstellt den klaren Blick. Wer braucht schon eine Vitrine? Nach wie vor ist dieses Album (das ich in allen Fassungen besitze, derzeit läuft das 2009 erschienene, remasterte „Mono-Vinyl“) eine sprudelnde Quelle, überreich, unerschöpflich.

Schon das Foto, wenn man das Album aufklappt, und die Beatles einem direkt in die Augen schauen, in dem wunderlichen Outfit als „Lonely Hearts Club Band“, eine Schau, kaum weniger faszinierend wie das legendäre Cover selbst. Man wurde, durch den Blickkontakt allein, Teil des Clubs und all seiner Schwingungen zwischen Fernost und Liverpooler Kindheit, zwischen Meditation, britischer Burkeske, surrealer Träumerei, und all den Orten, zu denen dich das Album transportierte.

Die Platte verbreitete sich wie ein Lauffeuer. In einem klugen Aufsatz über die Wirkungsgeschichte von „Sgt. Pepper“ las ich vor Jahren, wie in der Stadt, in der alle Blumen in den Haaren tragen sollten, über Wochen, die Musik von drei Platten gleichzeitig aus vielen Fenstern drang, und eine spezielle Symphonie der Grossstadt erzeugte, „A Love Supreme“, „Bringing It All Back Home“ – und „Sgt. Pepper“.

Die nun anstehende grosse Neudarbietung, in der Deluxe-Fassung, enthält alles, Outtakes und Mono (für die Beatles „the real thing“), erstmalig Surround, und verwandeltes Stereo. Beim seinerzeit ohnehin wenig beachteten Stereo-Mix schlichen sich bekanntlich gravierende Fehler ein (die wir beim Hören ausblendeten, gar nicht wahrnahmen, weil der Rausch des Hörens uns nicht in kleinliche Tonfrickler verwandelte). Der Sohn von George Martin wusste, wie sein Vater tickte, und leistet nun wohl ganze Arbeit. Man darf gespannt sein, wie radikal der neue Stereo-Remix die Wahrnehmung aushebelt, die Tim Sommer vor einem Jahr im „Observer“ auf den Punkt brachte:

 

„In mono, Sgt. Peppers’ sounds like an urgent, anxious and sometimes alarming statement; it’s not the over-large bouquet of sickeningly sweet aromatic flowers it appears to be in stereo. Rather then seeming like a fanciful, welcoming LSD dreamscape, the mono version comes across as an almost cynical reflection of its time. The mono Sgt. Pepper’s often sounds skeptical, mocking and it’s altogether more thoroughly rocking.“

 

Das englische Magazin „Mojo“ (Juni 2017j widmet der neuen Edition von Sgt. Pepper allerlei aussagekräftige Beiträge. Paul McCartney kommt zu Wort, Giles Martin, andere Gestalten aus dem Hintergrund, berühmte Zeitzeugen. Jon Savage blickt hinter die Oberflächen jedes einzelnen Songs. „Fixing A Hole“ etwa erzähle von Einsamkeit und köperlicher Arbeit, meilenweit entfernt von den alten Zeiten und dem üblichen Pop-Irrsinn. Die Beatles hatten vor der Produktion des Albums eine längere Auszeit genommen, und waren bereit für Veränderungen. So gehe es in dem Song auch um die Mühen, die jeder Weg zur Erleuchtung mitbringt, und nichts ist im „summer of love“ skurriler als die Reparaturarbeiten an einem Loch zu schildern, durch das Regenwasser dringt. „I’m painting my room in the colourful way / And when my mind is wandering / There I will go / Ooh ooh ooh ah ah / Hey, hey, hey, hey“. Ich sagte ja: nichts für die Vitrine und den Staub im Regal.

 

There you will go, dear listener, ooh ohh ohh ah ah!

 

Mein Schreiben hier begann im April 2011, und endet jetzt, im April 2017. Das war eine spannende Geschichte, a really interesting story – starting in April 2011 and coming to an end now – a change of scenery, different activities, good humour, and a beating heart. Nothing big, nothing small, and nothing is enough for me. Safe journey to all of us. *

 

* conclusio of the powwow: I’ll write the „recommendation texts“ (the seductive look at the chosen books, records and blu rays) at the end of every month (till December at least, first steps first), will do the year’s end list on „Nikolaustag“, and, probably, my Kristiansand pieces in September. This is the homoepathic version of mine. 

 


Manafonistas | Impressum | Kontakt | Datenschutz